中意知识网 中意知识网

当前位置: 首页 » 艺术生活 »

北京当代艺博会:艺术行走在凹凸之间

2025年北京当代艺术博览会刚刚在中国农业展览馆落下帷幕,来自全球12个国家、32个城市的132家参展机构,将这2万平方米的展场填满了多样的作品,为北京开启了一段艺术时光。

博览会的主题“凹凸”并非一个容易落地的词。它本身带着模糊性和空间感,不是喧哗的,也不是肃穆的,它是个体经验在现实世界中撞出来的起伏,是城市轮廓中高低错落的天线,是创作里那些不肯被打磨平整的毛边。

艺术不是平的,它本来也不该平。每一次创作,都像是在摸索一块未知地形,随时可能凹进去,又可能骤然凸起。

凹凸中看见的是某种趋平

艺术总是和“探索”绑在一起的,听起来像是永远在走一条未知的路。但真的一圈圈逛下来,会发现其实很多东西越来越像了:颜色的搭配,线条的构成,叙事方式,乃至展签上的文字介绍……大家似乎都在一个通用模板里寻找个性。

今年北京当代艺术博览会提出“凹凸”作为主题,但实际看下来,装置与雕塑并不多见,真正能与“凹凸”概念产生有效对话的作品也不算多。更别提有些作品本身的情绪浓度就偏低——在表象上是完整的,但少了思考和碰撞。架上绘画依然是主流,但不是所有作品都有“凹”与“凸”的情绪张力。有的作品平整到像玻璃,润泽得滑手,看上去成熟,却也让人遗憾地觉得:似乎没有什么可以进一步展开的可能。

从市场角度看,也能理解为什么绘画成为主流。画布便于收藏、运输、交易、展示,天然就更容易进入流通系统。但如果仅仅为了市场而趋平趋稳,艺术的“探索性”也很容易变成“表演性的探索”,看起来是新的,其实只是换了个颜色而已。

在当下的艺术生态里,真正能被画廊签下的,往往是那些已经形成视觉语言一致性的创作者,风格清晰、叙事统一、作品有“品牌感”。这并非坏事,是艺术家职业化路径中的一个自然阶段。但问题在于:有些创作者太过依赖“经验感”的灵机一动,那种未经打磨的灵气虽然第一眼好看,却缺乏持续支撑的结构感,久而久之容易让人审美疲劳。

而那些将将踏进市场的年轻艺术家,反倒在反复试错与沉潜中保有一种基础扎实的“底气”。不是说才毕业的学生一定好,而是那种“玉未琢”的状态,有时反而更有空间感——它是未完成的,是有起伏,甚至带点儿杂质的“凹凸”。其实“凹凸”最有意思的地方,正是它拒绝光滑,承认不确定、接受起伏,也提醒我们别太快把作品打磨得圆润、无刺。市场可能喜欢平,但艺术的魅力恰恰在那些“不平”的部分。

当代艺术最有趣的部分之一,是把解释权交还给观众。你可以看到很多人在展位前站很久,不是因为看懂了,而是因为在画面里看到了自己。他们开始自发地讲述、投射,甚至争论。这种“观众主动生成意义”的场面,其实也是一种“凹凸”——意义不是单向灌输的,而是在彼此之间一点点推出来的。

明星加入,被磨平的凸起

朱珠与黄渤的参展无疑是本届北京当代艺博会受关注的事件之一。从传播效果来看,这是一次典型的“明星效应”成功介入艺术市场的案例:吸睛、有效、话题性十足,对于推广艺博会本身、拓宽观众群体、激活社交媒体热度都有积极作用,这毋庸置疑。

但从学术角度来看,评价就不那么轻松了。朱珠的展览视觉呈现热烈、艳丽、绿意盎然,但所谓的“欢乐之家”概念并没有真正构建起来。整体更像是一种视觉化的自我申诉,情绪饱满但缺乏结构支撑。作为艺术表达,它更接近一种对“自我形象”营销的延伸,而非完整的策展项目。形式远大于内容,动机和方法之间缺少明确的落点。

再看到黄渤的作品,其实很容易因为材料和形式的选择让人觉得在看家居制品,有设计,但没有思考的延伸。其中一件人物雕塑相比之下生动得多,在创作的语境下,反而是不另外赋予含义更显得真诚。

这类展览或作品某种程度上反映出一个更值得警惕的趋势:当“人人都是策展人”的声音被无限放大,艺术的专业性和策展的逻辑被稀释,策展变成了“自我身份展示”或“场景制造”。“人人都是艺术家”是一个开放的文化理想,而“明星以特殊身份参与艺术”则是另一回事。如果这种参与只是停留在身份层面的包装,而非进入艺术语言、结构与观念的深层建设,那它所带来的不是多元,而是稀释。

不可否认,从商业角度看,这是一个很成功的项目,但如果真的要在一个强调“策展性”与“结构性”的艺术博览会中占据一席之地,建议未来策划方在定位上更清晰:是商业项目,那就让商业比重更大一些,把它当成吸引流量的“特别板块”,而不要模糊在同一个语境中,让人们陷入“无言以对”。

在艺术的“凹凸”之间,这样的展览可能更偏向一种“被磨平的凸起”——看起来热闹,其实留不下太多值得回味的痕迹。

博览会不只停留在“市场”

艺博会的成功标准常常是销售数据,这是事实。但若仅止于此,也难免让人觉得单薄。一个真正完整的艺博会,应该在交易之外,建立起学术的温度,哪怕只是一个展位导览或一场公共教育活动,也能在商业洪流中给人一点点方向感。

这次博览会部分展位确实做到了学术引导,而非仅仅是售卖陈列。这一点尤其珍贵。很多画廊不再是单纯堆作品,而是在空间里尝试建立关系,用作品之间的联动说话,而不只是标签上那几行字说明一切。

能看到一些展位几乎就是一个概念的实体化,作品彼此之间有关联、有节奏。也有的直接把展台当成实验场,不在乎呈现效果是不是完整,更看重在展出过程中生成的东西。这种不稳妥感,反而让人觉得真诚,有时候比“完成度高”的展位更能留下印象。

这或许就是这届“北京当代”想要留下的印象:不是把所有东西抹平,而是承认过程的有趣,让那些还在生成中的、还未定型的,成为值得被观看的一部分。

材料说话比人更诚实

尽管形式语言趋同,但材料使用上的灵活倒是令人耳目一新。贝母、毛毡、棉线,甚至金属箔和工业残片——这些“非主流”的媒材被一些艺术家自然地织入画面之中,成为画面本身不可剥离的结构语言。

艺术家们越来越倾向于用材料本身来说话。综合材料创作不仅仅是把不同材质拼贴到一起,更像是在寻找一种物质与思想之间的隐秘契合。比如木头在作品中常常呈现出一种自然的层次感,纹理的走向和材料本身的质感就带着叙事性;线则是柔软的,像是情绪的延展,可以缠绕、拉直、断裂,也可以从一个空间延伸到另一个空间;布料是可被裁剪的,它既可以作为包裹,也可以作为切割,是一种对身体和空间同时具备亲近性的材质;而像沙子这种材料,它的存在是时间性的,你撒下它,它就留下痕迹,像是一个过程的残影,不可逆也不可复原。

在这种多元媒介的构建中,不只是视觉体验被拓展了,观众与作品之间的关系也被重新建立了维度。材料在这里不再是“被使用”,而是表达的一部分。材料的多样性,本质上是艺术家思想维度的外化。他们不满足于一种语言解决所有问题,而是用不同材质之间的张力、冲突与融合,去表现复杂的内心世界和外部现实。材料之间的摩擦、包容,甚至误会,成为作品不可缺少的一部分,这也是最令人惊喜的地方。

最终,我们看到的不再是一幅“画”一个“装置”,而是一个多层次、多时间点、多情绪状态同时发生的“场”,它是感官的集合,也是灵感的叠加。这正是当代艺术在材料维度上的魅力——它不只是看得见,更是能被感知、被触碰、被想象的。

小动物背后的大情绪

本届展会上,小动物频繁出没。有的是布料缝合,有的是绘画呈现,有的是雕塑的变形重构……对“萌”的异化使用是显而易见的趋势——它既是都市人对情感寄托的外投,也是一种迎合大众趣味的方式。通过夸张、变形或者冷感处理,这种“萌”开始进入一种更为复杂的视觉语言中。看似可爱,其实并非一直让人感受到所谓的安全感——有时是孤独本身的显影,有时是都市疲累的低语。

近几年,不论是毕业展还是艺博会,小动物几乎成了某种“保留角色”,它们以各种形态反复出现在画面里,有的被拟人化,有的保持动物的原型,但不管是哪种,它们都在承担一个功能:情绪的容器。那些孤独、柔软、不安、温柔,甚至是焦虑和脆弱,都被包裹在这类看起来“很萌”的形象里。你以为是在看一只毛茸茸的小狗,实际它像极了我们自己在生活里装出来的样子。

这其实是一个很当代的表达方式。艺术不再执着于再现宏大的叙事,它更在乎个体视角和心灵感受。我们活在一个信息爆炸、情绪高密度的社会里,小动物形象成了介于个体与世界之间的一层柔软缓冲。观众对它们的共情,恰恰是当代艺术的一种目的:建立通感,引发自我照见。

当代艺术很多时候看起来是轻巧的、日常的,但真正好的作品,哪怕形式轻盈,背后往往都有一个沉的内核。在小动物身上写大情绪,也许正是我们这个时代最独特的艺术方式之一——它用温柔包装了现实的硬度,用可爱绕开了防御机制,然后轻轻推你一把,让你意识到:原来艺术不是在告诉你什么,而是让你想起了什么。

好的艺术一定是打动人的

在本届艺博会中,有两件作品让我久久停留,不是因为形式有多新,而是因为它们用一种几乎不说话的方式,提出了对“感情”与“观看”的真正关切。

一件作品模拟了爷爷给孙女写信。打字机自动敲出一封封家信,字体是AI生成的和爷爷生前写出的一样的字,几乎可以骗过人的眼睛。但每写完一封,它就悄悄掉落在地上,堆在一起,没有被真正“收下”,像是没有归宿的感情。

那不是对AI技术的炫耀,而是对人类情感中极限温柔的部分的提醒。它写得很像,却永远缺了那一毫米的真实感。它想模仿亲密关系,却终究只能模拟语言而不是关系。这作品没有高声喧哗,却让人在心底很安静地承认——有些东西是技术不能替代的,比如感情的余温,比如写给你一个人的“专属”的信。

另一件作品《不被看见》,几乎是这层思考的搭档——它不是要模拟“亲密”,而是主动剥夺“观看”。作品的文字用盲文写成,观众需要用手摸、用心听。没有语言的解释,没有视觉的线索,只能靠触觉一点点“碰到”它。

工作人员邀请我试着在蒙眼的状态下写了几个字,写完之后摘下布巾,我能看到自己写了什么,真正的盲人却不能。这不是一个“参与感强”的互动,而是一种温和但清晰的提醒:你只是短暂体验,别以为你理解了什么。

这个公益空间拒绝清晰意义,也拒绝快速观看。它不像许多艺博会上的作品那样急于被拍照、被转发,而是邀请你进入一种缓慢、迷茫,甚至有点陌生的状态。你不知道它是什么,但你知道你被碰触到了。

这两件作品其实很不同,一个谈模拟与失真,一个谈缺失与感知。但它们都让人重新理解“看见”和“被看见”之间的复杂关系。在这个一切都渴望曝光的时代,它们反而用安静的方式说:哪怕没人看,哪怕不被理解,情感依然成立,艺术依然存在。

这也是“凹凸”这个主题下最动人的部分。不是展览本身有多热闹,而是它在其中留出了那些安静的、不追求被解释的缝隙,让真正的触动在缝隙里发生。

北京当代艺术博览会,不是一场大事件,只是一组缓慢铺展的片段叙事。有人在这里找到了喜欢的作品,有人看见了自己的影子,也有人只是走马观花。但无论如何,在“凹凸”之间,我们都感受到了当代艺术那种不肯被抚平的张力。

“凹凸”不是空泛的视觉意象,它更像是对现实与表达之间关系的提示。在形式趋同、语境混杂的当下,它承认差异、保留裂缝,让艺术不再只是光滑的展示,而成为一种皱褶、一种摩擦。那些在表面之外保有粗粝、节奏不一、情绪未平的作品,正是本届艺博会最有价值的部分。

艺术不是要把我们拉出生活,而是让我们在生活中看到它。

(何乐为)

编辑/汪浩舟

未经允许不得转载: 中意知识网 » 北京当代艺博会:艺术行走在凹凸之间